lunes, 25 de julio de 2011

Vida y Obra

Jeff Koons



Biografía

Jeff Koons es un autor americano nacido en Pennsylvania en el año 1955. A pesar de lo sorprendente y algo perturbado que pueda parecer, Koons es uno de los autores vivos mejor cotizados.
Trabajó como corredor de bolsa de Wall Street, y lo dejó todo para dedicarse a realizar estas peculiares esculturas. Es el primer artista que contrató una agencia de publicidad para darse a conocer, y también el primero en tener un asesor de imagen.
Los trabajos de este excéntrico autor se tratan de esculturas monumentales inspiradas en lo Kitch, e influenciadas por el Pop Art y el Minimal Art, que expone al aire libre y destacan por los más diversos materiales, como flores y globos. 




Jeff Koons se formó en la School of the Art Institute of Chicago (SAIC) y se licenció en bellas artes por el Maryland Institute College of Art (MICA) de Baltimore en 1976. Ese mismo año se trasladó a Nueva York, donde sufragó la producción de sus primeras creaciones como corredor de bolsa en Wall Street. La habilidad de Koons en las transacciones bursátiles y comerciales se trasladaría también al mundo del arte, ya que desempeñó funciones de captador de socios para el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, con gran acierto. Esa experiencia iba a resultar decisiva en su posterior carrera artística, marcada por una clara visión mercantilista.

Su obra se iniciaría en 1979 con la serie “Inflatables”, objetos de vinilo (en su mayoría flores) colocados entre espejos, que mostraban ya la intención del autor de combinar el objeto representado con el entorno y los reflejos que del mismo aparecían en él. El gusto por lo kitsch y la utilización de objetos y motivos cotidianos en sus piezas convertirían a Koons en un trasgresor para algunos y en un impostor para otros: una figura polémica que despertaría a lo largo de su carrera odios y pasiones, pero que no dejaría a nadie indiferente.





Características del artista:

A principios de la década de 1980, Koons realizaría las series “Prenew” y “The New”, en las que convivían cafeteras, aspiradoras, radiadores y demás utensilios presentes en la mayoría de los hogares. En “The New”, las aspiradoras, solas o en grupo, se combinaban de todas las maneras posibles en unas vitrinas de plexiglás con tubos fluorescentes. En 1984 presentó algunas de sus obras en la galería neoyorquina International with Monuments; los expertos lo adscribieron entonces al movimiento Neo-Geo (Neo-Geometric Conceptualism), que incluiría a figuras dispares como Haim Steinbach y Meyer Vaism.

Su fama crecía a la par que su producción se diversificaba, tanto en los temas tratados como en las técnicas y los materiales utilizados. En su serie “Equilibrium”, realizaba esculturas en bronce de objetos deportivos como pelotas de baloncesto, que se convertían también en motivo escultórico (tomando el relevo de las aspiradoras) en creaciones que simulaban peceras, pues los balones aparecían dentro de urnas de cristal medio llenas de agua. Paralelamente inició su estrecha relación con el mundo de la publicidad y el marketing con una serie de anuncios relacionados también con el mundo del baloncesto, protagonizados por famosos jugadores pero también por aficionados anónimos.




La vertiente comercial continuó con la serie “Luxury & Degradation”, en la que ponía su creatividad al servicio de anuncios de conocidas marcas de bebidas alcohólicas, para una de las cuales realizó una serie de pequeñas esculturas en acero inoxidable. Este material predominaría también en su siguiente serie, “Statuary”, en la que combinaba motivos clásicos (Busto del rey Luis XIV) con diseños modernos, como su famoso Conejo. “Banality” supondría a finales de la década una radicalización del gusto por lo kitsch, que llegaría a sus más altas cotas en esta serie. Porcelana, cristal, madera policromada y otros materiales le servían para representar todo tipo de objetos y motivos. A esta serie corresponde la representación en porcelana del cantante Michael Jackson con su mono mascota, Michael Jackson and Bubbles (1988).




A finales de la década de 1980, Koons inició una relación amorosa con la actriz porno italiana Illona Staler, Cicciolina, que presidiría su siguiente serie, “Made in Heaven”: esculturas de cristal, figuras de plástico, óleos, litografías y fotografías representan a los dos amantes en todo tipo de posturas amorosas, sin evitar un evidente carácter pornográfico. Koons y Cicciolina se casaron en 1991, y en 1992 nació su hijo Ludwig, pero la unión se rompió poco después, ocasionando un litigio legal por la custodia del pequeño en los años siguientes. Tras la separación, los motivos de la serie se sustituyeron por perros, gatos y flores, con una potenciación del mal gusto o de lo cursi y recargado según las interpretaciones.
La relación con Cicciolina y el escándalo de su ruptura afectaron al prestigio artístico de Koons, que en los años noventa vivió su peor época, si bien una de sus obras más conocidas data de 1992. Puppy, una representación de un perro gigante de más de doce metros de alto cubierto de flores, fue creado para una muestra de arte en Arolsen (Alemania) y se pudo ver también en Sydney y Nueva York, antes de trasladarse al Museo Guggenheim Bilbao, donde preside la entrada de forma permanente.




A partir de Puppy, la obra de Koons mostraría cada vez más una tendencia hacia el monumentalismo. “Celebration” se iniciaba con óleos sobre lienzo que representaban animales y objetos varios sobre unos fondos que parecían metalizados, una idea que daría paso, en la misma serie, a las primeras esculturas gigantes de acero inoxidable, como Balloon Dog, Hanging Heart o Balloon Flower, concebidas como objetos-globo en cuya superficie metálica se reflejaban las imágenes. “Elephant”, un elefante de acero inoxidable, y “Split Rocker”, otro perro floreado al estilo de Puppy e instalado en el Palacio de los Papas de Aviñón (Francia) desde 2000, fueron series continuistas en lo referente al gusto por las grandes dimensiones de las obras.

En conclusión, Jeff Koons es tan conocido por sus polémicas obras como por su gran habilidad para darlas a conocer y conseguir que se revaloricen continuamente. No dudó en ser uno de los primeros artistas en contratar a un asesor de imagen y en iniciar campañas de marketing, que incluían anuncios con una fotografía suya a toda página en las principales revistas de arte. La comercialidad de su arte se basa en un amplio equipo de colaboradores, cerca de una treintena de personas (investigadores, ingenieros, arquitectos, gestores o mánagers) con las que lleva a cabo una producción industrial del arte en la que no necesariamente el artista es el autor material de la obra que va a llevar su nombre. Este sentido colectivo en la creación artística recoge, de alguna manera, la tradición del célebre estudio de Andy Warhol, conocido como The Factory. Pero por otra parte, este personaje peculiar destruye el concepto del artista como artesano de sus propias obras, haciendo uso de una cadena de montaje y repetición, perdiendo así el valor propio de la obra de arte.




Las esculturas de Koons están acorde al ese mundo publicitario, cuyas obras en metal, porcelana y materiales sintéticos, aportan un color y función propias por medio del fetiche. Por medio de ellas, muestra sus sentimientos más ocultos, como una manera de demostrar al mundo sus deseos, sus temores o fracasos.
Koons es doctor honoris causa por el Corcoran College of Art & Design de Washington, D. C. Sus obras han sido exhibidas en museos de todo el mundo, y forman parte de colecciones públicas como las del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el Whitney Museum of American Art y el Guggenheim Museum, también en Nueva York, la National Gallery y el Hirshhorn Museum de Washington, el San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA), la Tate Gallery de Londres, el Stedelijk Museum de Amsterdam o el Tokyo Metropolitan Museum.

En noviembre de 2007, toda esta estrategia culminó al convertir a Koons en el artista vivo más caro: Hanging Heart, una obra por la que siete años antes se habían pagado 700.000 euros, se vendió por 15 millones de euros. El pintor británico Lucian Freud rompería ese récord en mayo de 2008 con los 21,7 millones de euros pagados por su obra Benefits Supervisor Sleeping. Un mes más tarde, Balloon Flower (Magenta), de Koons, alcanzó los 16,3 millones de euros, cifra récord en el artista.

En septiembre de 2008 se inauguró en los jardines del palacio de Versalles la primera retrospectiva dedicada al artista en Europa. A su escalada a la cima del mercado y su “toma” de Versalles hay que sumar las muestras que tuvieron lugar paralelamente en la terraza del Metropolitan neoyorquino (un perro salchicha, un corazón y un Winnie The Pooh), en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y en la Neue Nationalgalerie de Berlín.



 
 
 

lunes, 23 de mayo de 2011

La influencia de Pompeya en la pintura de Picasso 1905-1907 (Tesis Doctoral)


La pintura romana ha sido uno de los estilos más usados e interpretados por diversos artistas de toda índole, es especial por la figura del maestro Picasso. Picasso acogió las formas del mundo antiguo, concretamente las pinturas encontradas en Pompeya, como recurso pictórico a su obra. Mostraba ese afan de acoplar en sus cuadros formas desconocidas a la vez que exóticas venidas del mundo tribal, primitivo, que impactaran en el mundo occidental, como nuevas formas de descubrimiento de otras culturas ajenas a la nuestra


Vida y Obra.

Marcus lupertz.



Biografía:

Marcus Luperzt, nació en Liberec (República Checa), el 25 de Abril de 1941, conociéndose como pintor, escultor y escritor alemán, relacionado con el posmodernismo de los neos, como es el caso del Neoexpresionismo.




Estudió en la escuela de Bellas Artes de Krefeld con laurens Goznes. Más tarde, instalándose en Düsseldorf, donde crea la galería Grossgör 35 con Bernard Koberling y Kart Horst Hödicke.
En la década de los 70 se establece en Florencia, convirtiéndose más tarde en profesor en la academia de Bellas Artes de Karlsruhe. A partir de aquí, realizará numerosas exposiciones como por ejemplo en la documenta de Kassel o en la exposición
Neue Deutsche Kunst de Dusseldorf ya entrados los 80.



Características personales:

Lüpertz, vinculado al grupo Neue Wilden (Nuevos Salvajes), es uno de los miembros del neoexpresionismo alemán más rebeldes e individualistas que he podido contemplar. Sus obras son fuertemente expresivas a la vez que tormentosas, hecho que enfatizan la grandiosidad de sus formatos y el colorido fascinante que impregna sus cuadros. Temáticamente, suele partir de temas figurativos para derivarlos hacia la abstracción, recogiendo diversas influencias del arte del pasado; en especial, se suele inspirar en el paisaje y el cuerpo humano, que reinterpreta de una forma muy personal y espontánea. El artista se vale de una amplia variedad de géneros, materiales y técnicas propias, incluido su propio estudio para configurar la naturaleza en función de su propia realidad. Por tanto, todo artista debe  comenzar como lo hizo Luperzt, tomándolo de modelo e investigando la pintura con sus triunfos y desilusiones artísticas, para preguntarnos qué nos ocurre.




Su trayectoria artística se inicia en 1962 con la que él denomina pintura ditirámbica, estilo que, partiendo del informalismo, recrea la tradición artística alemana de forma personal y subjetiva; cercano al expresionismo abstracto de Antonio Saura o Willem de Kooning, se aleja de éste por su plasticidad, su cromatismo y su trazo figurativo, así como por el carácter compositivo de la obra. A finales de los 60 y comienzos de los 70 su obra se vuelve cada vez más figurativa: Cruces rojas-ditirámbico (1967), Casco III-ditirámbico (1970), Negro-Rojo-Oro I-ditirámbico (1974). En los años posteriores Lüpertz se replantea su estilo, con una serie de obras inspiradas en Max Beckmann: Estilo. Niña mirando el muro de una casa (1977), Estilo-de uno a diez (1977), Estilo-3 cuadros sobre la creación de la tierra (1977). En los años 80 realiza series sobre Orfeo y San Francisco de Asís, y otras inspiradas en Poussin Y Corot; aquí surge un dualismo entre representación formal y expresividad informalista, la voluntad de hacer una obra formalmente libre pero de carácter narrativo: Corot "Comida del filósofo" II (1985), Fantasmas del espacio intermedio-"Ateísta" (1987), Según Poussin-Sin título I (1989). Desde los 90 se afianza su estilo, más abstracto pero sin perder el carácter referencial, con un aire irónico o a veces paródico, un estudio subjetivo e intimista del arte.




Como escritor, Lüpertz edita su propia revista desde 2003, llamada Frau und Hund, editada en alemán y traducida a otros dos idiomas: Signora e cane, en italiano, y Femme et Chien, en francés. Lüpertz vive y trabaja entre Berlín, Karlsruhe, Düsseldorf y Florencia.

















Anteproyecto

Planteamiento


Desde mucho antes de que comenzara el presente curso, ya tenía elaborado la forma o la temática que iba a abordar no solo en esta asignatura, sino en las demás troncales. Estoy ablando por tanto de el tema del retrato, en el cual me gustaría innovar diversas formas y estilos hacia el camino de la abstracción.

Mi introducción en el retrato comenzó por medio del hiperrealismo, en el que tuve un especial acercamiento a esta temática por el interés de plasmar la realidad y conocer un poco más a fondo la pintura. Más tarde, opté por un proceso mediante veladuras en el que nuevamente me impulsó a conocer otras formas de trabajo.








Durante ese mismo año, pude comprobar otra forma de significado por medio de la línea (tinta china), estudiando la síntesis de la forma en esta. Este descubrimiento acorde a la teoría de la Gestalt, me llevó a comprender que el camino de la abstracción está a la vuelta de la esquina, pudiendo ser un recurso no tan complejo como la gente cree.
Por tanto, para este esperado proyecto planteo sobre mi tema del retrato una continuada investigación e indagación en profundidad de la forma sintetizada en la línea,
abarcando diversos procesos hasta concluir si el tiempo no me lo impide en la textura, pasando por la mancha, (teoría de la gestalt y Pop Art). Para ello me serviré de referentes artísticos que en algunos de ellos o en su mayoría no me detendré en escoger sus formas, sino su intención, el proceso, el carácter, la emoción. Como principal forma de trabajo, me basaré de una serie de elementos fotográficos de rasgos faciales en 1º y 2º plano como material de apoyo.



Tras abordar estos aspectos formales, no solo me limitaré a concebir la composición externa de la obra, sino además plasmar en su interior las diferentes sensaciones que puede transmitir un color u otro. Efectos como el Dripping o el goteo me impulsaron a llevar el tema figurativo del retrato hacia una sinuosa abstracción de meras líneas y manchas de color de manera espontánea, al igual que el Frottage.
Una vez comprendida mi evolución artística en esta índole, para mi proyecto personal sobre el retrato me gustaría hacer una mezcla de todo lo aprendido, tanto técnica como formalmente. Me gustaría que el uso de retrato no sea por entero abstracto, sino un compendio entre realidad y ficción. Jugar con las formas, con la línea, el uso de la mancha empleada como tinta, el Frottage, goteo o incluso por qué no el Collage.








En conclusión,  a lo largo del tiempo el retrato ha ido cambiando según las necesidades del hombre de querer interpretar una función. Pero sin caer en la tentación del significado de retrato como imitación o representación, pretendo elaborar un estilo propio y personal sobre esta índole. Mi desarrollo o evolución constará tanto en la parte externa como interna de la obra de arte: fondo y figura, para que el espectador pueda ejercer una percepción visual (color), en la composición.



Objetivos

 
Parto principalmente de un objetivo general, basado en entender la situación del retrato, concretando su evolución y estado actual.


La capacidad de investigar de manera bidimensional el proceso de trabajo en el retrato desde una mayor síntesis, hasta una sucesión de planos de color estudiando  e investigando las diversas aportaciones que se  puede expresar por medio de las herramientas adecuadas, así como de las diferentes técnicas y procedimientos. Poder comprender la definición de retrato y los diversos aspectos que lo condiciona.

          
Los objetivos específicos se centran en referentes artísticos que van desde la hiperrealidad de Chuck Close hasta el arte decorativo de Gustav Klim, pasando por el Pop Art de Andy Warhol o el cómic. A partir de sus bocetos y obras, poder comprender y acoger la esencia de cada personaje o ámbito
los diversos puntos de vista de sus obras, ideas y características, para establecerlas como punto referencial a mi trabajo.





lunes, 16 de mayo de 2011

Conferencia radiofónica

Conferencia de Estrella de Diego:



Estrella de Diego actualmente crítica de arte, ha ejercido diversas conferencias a nivel europeo, entre ellas especialmente aquí en España.
La posición en la que parte como medio de una nueva evolución del arte de nuestro tiempo, se sitúa en la figura de artistas consagrados en Latinoamérica durante la década de los 50 y 60, bajo el desprecio de una sociedad que no comprende e ignoran estos cambios.
A partir de los 50 y 60, en Brasil se dará a resurgir una serie de artistas vinculados a Latinoamérica. A pesar de no mantener ninguna relación con libros de texto, prontamente Brasil manifestará un gran auge social como foco de experiencia y pensamiento.
Durante los 60 comenta Estrella, en la zona de Sao Paolo se da a conocer los “Happening”, una forma espontánea y teatral en la que el artista acoge un objeto urbano, cotidiano o callejero, que una vez dotado de objeto de arte, es presentado de forma directa al público donde este puede interactuar con ello. Según Alan Capbrought, se trata de una forma de teatralidad en espacio-tiempo. En este apartado, Estrella argumenta con el personaje de Claes Oldenburg, cuyo propósito era implicar al espectador por medio de su cuerpo en la obra de arte. Obras como paseos para deambular por un entorno pre-fabricado, hacían que la obra de arte perdiera ese aspecto de marco donde todos los elementos albergaban (activismo).
En la década de los 70, se sigue manteniéndose esta forma de arte, donde el propio artista se presentaba como presentador de su propio espectáculo, cuyo objeto no era sino la de poner en evidencia las contradicciones del mundo occidental.



                                      Estrella de Diego durante la conferencia


Acompañando a esto, Estrella aprovecha para argumentar sobre el constructivismo brasileño que se dio durante estas décadas, que basándose en una serie de formas abstractas sacadas de su contexto, darían paso a nuevos artistas que nacerían como
Lilla Pape, que por medio del arte callejero usaba ropas y piezas para usar y tirar.
Estrella comenta la persistencia de este estilo hasta casi la actualidad, como se da el caso de Nicole acostantino en 1996, Argentina, en la que la ropa, en este caso el uso de capas imitaba a la piel, o incluso albergar en las obras objetos punzantes como cuchillas, donde los siniestro se hace patente, “el arte de tocar sin querer ser tocado”.
Siguiendo esta gama, mencionar a artistas de la talla de Helen Shandwick, en la que la obra de arte recaía en percibir los olores del ambiente o del objeto, como en este caso de una fuente de chocolate, que bajo el deleite y excitación sin probar ni tocar era inevitable. En ellas participaban la sensualidad y la nostalgia. Este estilo permanecerían incluso en los 90, donde las obras de arte estaban dotadas de perfumes y olores fragantes.
Durante la década de los 60 comenta Estrella, está marcada por un empeño de romper con lo establecido en el arte, en la que se elimina el concepto de museo y sus paredes, dando ejemplo al artista Félix González al uso de paneles colocados en las paredes de la galería decorados con nubes gracias a la fotografía, (Copy Art). Con esto, el artista deja de ser un simple artesano para que por medio de la fotografia, convertirse en patrocinador de una nueva forma artística. Cabría destacar la figura de Christo, cuyo formalidad era empaquetar lugares, o la figura de Walter de María, cuya tendencia artística (Land Art),  era la de echarse al campo, al medio ambiente, con la función de demostrar los problemas de la devastación y la destrucción que el hombre propiciaba a la naturaleza. Con objeto a esto, a finales de la década de los 60,  se obtuvo una tendencia y auge por el paisaje gracias a la influencia de la fotografía. Personajes como Robert Smithon con su Espyral Yetti, propuso establecer la propia naturaleza, el entorno como un verdadero museo que junto a las inclemencias del tiempo propiciaba un gran espectáculo. Este estilo de arte sugería de ambientes inhóspitos, siniestros a veces, cuyo objeto como he comentado era la de preservar y recuperar el paisaje perdido.

Estrella de Diego, se ha basado durante esta conferencia en esclarecernos la posibilidad que tiene el artista en innovar y evolucionar artísticamente tomando como ejemplo a artistas latinoamericanos, que desprendiéndose del espacio cerrado de la galería o museo, supieron cambiar el significado de la obra de arte, sirviendo de ejemplo a las siguientes generaciones.


domingo, 1 de mayo de 2011

Fauvismo en Granada

Henry Matisse.


Características del Fauvismo:

Se trata por tanto de una tendencia pictórica del S.XIX, formada por un conjunto de artistas franceses en las que englobaríamos la figura de Matisse como propio precursor, llamados “Fauces” por el uso descarnado y estridente de colores puros, establecidos directamente a la prima.
- Tema: Suele ser el figurativo, mayormente paisajes, y desnudos.
- Modo acrítico: no intervienen en la sociedad, todo es posible.
- Predominio del color sobre la forma: Trazo denso. Uso de colores complementarios en figuras y paisajes sin tener en cuenta el referencial.





Características del artista:

Como he comentado, la figura de Matisse podría constituirse como el precursor mismo del llamado movimiento. Empleará un proceso y  evolución que irá más allá hasta concluir en la mera esencia. Pero antes de comenzar  por su actual exposición en la Alhambra de Granada, demos un breve repaso por su evolución artística, para comprender más a fondo al autor:
- Matisse como pintor francés, estancia en París como lugar de las artes. Mayor auge de protagonismo junto a Braque o Picasso.
- 1914: Influencia del Puntillismo (Signac), y el Simbolismo (Gustave Moureau). Color y pincelada muy rigurosa. Uso de temas muy simbolistas.
- 1906: Abandona la pincelada por el uso de la mancha y la línea de una forma muy condensada. Temas alegres y vitales en la vida con gran expresión y decoración Uso de la luz y color como protagonistas. Reflejo del estado de ánimo. Construcción y destrucción analítica. Formas acríticas.
- 1908: Uso del color puro (rojo o azul). Relación expresiva y ornamental con el color. Son formas totalmente planas que emergen libremente. Relación de dibujo-color. Influencia de la escultura negra africana y arte islámico dado de sus viajes. Uso de odaliscas como influencia de Ingres. Pintura cromática muy estridente con contornos aún más agresivos.
- 1910: Continua haciendo figuras planas. Sentimiento de ante-contemporaneidad (mundo Mediterráneo y primitivo), referencia hacia el mundo clásico. Eliminación del espacio y perspectiva. Color como símbolo
(síntesis).
- 1917: Tras la I Guerra Mundial, Matisse evoluciona hacia el mundo neoclásico. Predominio del bodegón como tema (naturaleza muerta).
- 1930: Tras una larga enfermedad, experimenta con el Collage hasta los días finales de su vida.





                                        Bodegón Sevilla I. Óleo sobre lienzo



Exposición de Matisse:

Actualmente, se encuentra durante estos meses de intenso frío, una gran exposición expuesta en el palacio de Carlos V (Alhambra), Granada sobre la trayectoria de Matisse en el mundo del arte, en el cual como ya sabemos, abarcó diversos temas como el bodegón, el paisaje o sus desnudos de odaliscas.
Personalmente, me llamó en enorme sorpresa y confusión, una serie de dibujos o bocetos realizados a carboncillo, ya que acabados de una forma de recoger lo esencial, no es tan propio de un fauvista, caracterizado por el despliegue del color, que tanto se inculca en la enseñanza artística.
- Ejemplo: La danza. Carboncillo. Mantiene un sentido de lo arcaico referido al mundo mediterráneo como en de pintura.
- Ejemplo: La marroquí. Carboncillo. Reflejo de ese mundo árabe.
Siguiendo en esta rama, como no resaltar su temática de odaliscas tan perfectamente clásicas mediante la litografía, que llega a incluso a confundirme con un artista romántico. Refleja ese mundo árabe en una ambiente vaporoso del Harém:
- Ejemplo: Desnudo tumbado de espalda.
- Ejemplo: La esclava blanca. Uso de trasparencias, mediante una claridad de colores cálidos.
- Ejemplo: Torso.
 Otro aspecto también a destacar, sería la motivación e interés por el folclore y tradición andaluza, tales como sus bodegones:
- Ejemplo: Bodegón Sevilla I, II.
O la manifestación del folclore en sus personajes:
- Ejemplo: Española con abanico. Carboncillo sobre papel.
O el paisaje tan característico del mundo urbano o rural:
- Ejemplo: Conversación bajo los olivos.



                                                 


                                        Odaliscas. Litografía sobre papel



Por último, al principio de la exposición se escondía una pequeña escultura realizada en bronce de un estudio sobre el pie en el cual, comprendo la extensión de gamas o terrenos que abarcó este pintor, nuevamente volviendo a sorprenderme una vez más.
En conclusión, el hecho de visitar una exposición tan famosa de este eterno artista mundialmente conocido, me suscitó la emoción de descubrir nuevos aires en la pintura, expresión y temática. Todo el mundo, creo que está acostumbrado ver las obras de los grandes artistas de la historia en papel, pero cuando esas mismas obras de arte las tienes delante, te sientes la capacidad de decir “Existo para ver un cuadro de esta envergadura”.
En esta exposición no solamente me ha demostrado las diversas facetas de Matisse, sino además la de contemplar la variedad de expresión en dibujo, pintura y escultura, como en al caso de las odaliscas, con un cierto realismo en la línea, el color mismo en los retratos, aspectos cercanos a mi proyecto personal o su profundo estudio de pie realizado en bronce, todo un mérito teniendo en cuenta sus formas tan sintetizantes.


Retrato. Óleo sobre lienzo



                              Conversación bajo los olivos. Óleo sobre lienzo

Vida y Obra

Bram Van Velde.



Biografía:

Nace en Zoetewonde, 1895. Se trata por tanto de un pintor holandés. Tendrá su influencia en el llamado Expresionismo alemán, en París el Fauvismo y más tarde el Cubismo hacia aspectos cada vez más abstractos. Según Samuel Beckett, escritor defensor de este artista, es el precursor del arte abstracto moderno.



De familia muy humilde y de padre pintor, se orientó ya desde su infancia y juventud por el camino de la pintura , comenzando siendo un ayudante de decorador. 
En 1922, marcha a Worpswede para continuar su formalización artística, vinculada hacia el Expresionismo, (Ejem: Desnudo amarillo). Más tarde, en 1925, viaja a París donde se imprime de la pintura impresionista con las formas de Van Gogth y Cezanne, para evolucionar al Fauvismo y mezcla de Cubismo, caracterizándose por medio de figuras simplificadas e indefinidas por el color.
En la década de los 30, viaja por todo el Mediterráneo (Mallorca), pero dada la contienda civil española huye a París, siendo más tarde encarcelado perjudicándolo psicológicamente. Los años posteriores en la posguerra, vive en ambiente de miseria y pobreza, dejando así de pintar.
Tras el término de la II Guerra Mundial, reanuda su actividad artística, reflejando en sus cuadros el ambiente vivido por los horrores de la guerra, cuadros sin profundidad, sin vida.


A partir de 1946, los artistas comienzan a resurgir de sus cenizas, donde comienzan a realizar diversas exposiciones por Europa y América. Es por tanto una época de cambios positivos para Van Velde, ya que recibe ayuda de su hermano también iniciador en la pintura, en el cual llevarán juntos diversas obras a exponer.


En 1965, se establece en Suiza, lugar donde expone una serie de obras propias, muy influyentes para toda Europa y Estados Unidos.
En la década de los 70, produce la litografía en un gran interés por la ilustración de libros. En 1977, regresa a París y en 1980 se instala en Grimaud, lugar en el que murió.


Características personales:

Desde mi punto de vista, partiendo desde su biografía y el video que nos expuso nuestro profesor Emilio Zurita, puedo comprender la figura de un hombre totalmente aislado del mundo. Pocas personas le prestaron atención, salvo el escritor ya presentado Samuel Beckett, que vio en el artista una persona desgraciada en el mundo de la pintura y sin rumbo.
Abandonó Holanda a los 25 años, “Desaparecí en mi aventura, no más país, familia, vínculos”, es por tanto síntoma principalmente de una figura ahogada en la misma pobreza y miseria, donde no regresará hasta bien entrada su vejez por miedo a no evolucionar y decaer psicológicamente. Quizás dada su total aislamiento, se deba a una mala educación de su familia, condicionado por un tiempo de cambios, crisis y época de conflictos bélicos.




Samuel Beckett, identificado con este pobre desgraciado, decide sacarlo de su pozo para poder comprender su obra y darla a conocer, donde le hace una serie de entrevistas para comprender su artística filosofía, instalándose en su ciudad residencial. Por tanto, Rosa Cúbica, será la encargada de visionar al mundo la aproximación en dos fases al mundo de este pintor Holandés, reflejando su intensa obra y esencial en sus tiempos difíciles.
En consecuencia, personalmente muestra una relación de vida comparada al arte de la pintura, mostrando un aire casi misterioso, a la vez que comprensible por sus circunstancias personales. Muestra a la pintura como un enfrentamiento personal.
Beckett, relaciona el problema de Van Velde como una negligencia categórica (la pintura sin resultados positivos), gran problema de la sociedad. “Cuando no pinto estoy siempre en el camino, espero, me preparo” aseguraba el artista en la entrevista con una esencialidad en sus enfrentamientos personales. Se le ve desamparado y posee una fuerza deslumbrante que aterra. Establece el cuadro como una lucha interna con un significado en común que alcanza a lo absurdo.
Un uso de frases como desentrañadas para la comprensión parcial de la actitud de misterio de este curioso artista, forman el término de esta extravagante  y reflexiva entrevista.